What is jazz music
What is jazz music
What is jazz music
Our editors will review what you’ve submitted and determine whether to revise the article.
Our editors will review what you’ve submitted and determine whether to revise the article.
Read a brief summary of this topic
jazz, musical form, often improvisational, developed by African Americans and influenced by both European harmonic structure and African rhythms. It was developed partially from ragtime and blues and is often characterized by syncopated rhythms, polyphonic ensemble playing, varying degrees of improvisation, often deliberate deviations of pitch, and the use of original timbres.
Any attempt to arrive at a precise, all-encompassing definition of jazz is probably futile. Jazz has been, from its very beginnings at the turn of the 20th century, a constantly evolving, expanding, changing music, passing through several distinctive phases of development; a definition that might apply to one phase—for instance, to New Orleans style or swing—becomes inappropriate when applied to another segment of its history, say, to free jazz. Early attempts to define jazz as a music whose chief characteristic was improvisation, for example, turned out to be too restrictive and largely untrue, since composition, arrangement, and ensemble have also been essential components of jazz for most of its history. Similarly, syncopation and swing, often considered essential and unique to jazz, are in fact lacking in much authentic jazz, whether of the 1920s or of later decades. Again, the long-held notion that swing could not occur without syncopation was roundly disproved when trumpeters Louis Armstrong and Bunny Berigan (among others) frequently generated enormous swing while playing repeated, unsyncopated quarter notes.
Jazz, in fact, is not—and never has been—an entirely composed, predetermined music, nor is it an entirely extemporized one. For almost all of its history it has employed both creative approaches in varying degrees and endless permutations. And yet, despite these diverse terminological confusions, jazz seems to be instantly recognized and distinguished as something separate from all other forms of musical expression. To repeat Armstrong’s famous reply when asked what swing meant: “If you have to ask, you’ll never know.” To add to the confusion, there often have been seemingly unbridgeable perceptual differences between the producers of jazz (performers, composers, and arrangers) and its audiences. For example, with the arrival of free jazz and other latter-day avant-garde manifestations, many senior musicians maintained that music that didn’t swing was not jazz.
Most early classical composers (such as Aaron Copland, John Alden Carpenter—and even Igor Stravinsky, who became smitten with jazz) were drawn to its instrumental sounds and timbres, the unusual effects and inflections of jazz playing (brass mutes, glissandos, scoops, bends, and stringless ensembles), and its syncopations, completely ignoring, or at least underappreciating, the extemporized aspects of jazz. Indeed, the sounds that jazz musicians make on their instruments—the way they attack, inflect, release, embellish, and colour notes—characterize jazz playing to such an extent that if a classical piece were played by jazz musicians in their idiomatic phrasings, it would in all likelihood be called jazz.
Nonetheless, one important aspect of jazz clearly does distinguish it from other traditional musical areas, especially from classical music: the jazz performer is primarily or wholly a creative, improvising composer—his own composer, as it were—whereas in classical music the performer typically expresses and interprets someone else’s composition.
West Africa in the American South: gathering the musical elements of jazz
The elements that make jazz distinctive derive primarily from West African musical sources as taken to the North American continent by slaves, who partially preserved them against all odds in the plantation culture of the American South. These elements are not precisely identifiable because they were not documented—at least not until the mid- to late 19th century, and then only sparsely. Furthermore, Black slaves came from diverse West African tribal cultures with distinct musical traditions. Thus, a great variety of Black musical sensibilities were assembled on American soil. These in turn rather quickly encountered European musical elements—for example, simple dance and entertainment musics and shape-note hymn tunes, such as were prevalent in early 19th-century North America.
The music that eventually became jazz evolved out of a wide-ranging, gradually assimilated mixture of Black and white folk musics and popular styles, with roots in both West Africa and Europe. It is only a slight oversimplification to assert that the rhythmic and structural elements of jazz, as well as some aspects of its customary instrumentation (e.g., banjo or guitar and percussion), derive primarily from West African traditions, whereas the European influences can be heard not only in the harmonic language of jazz but in its use of such conventional instruments as trumpet, trombone, saxophone, string bass, and piano.
The syncopations of jazz were not entirely new—they had been the central attraction of one of its forerunners, ragtime, and could be heard even earlier in minstrel music and in the work of Creole composer Louis Moreau Gottschalk (Bamboula, subtitled Danse des Nègres, 1844–45, and Ojos Criollos, 1859, among others). Nevertheless, jazz syncopation struck nonblack listeners as fascinating and novel, because that particular type of syncopation was not present in European classical music. The syncopations in ragtime and jazz were, in fact, the result of reducing and simplifying (over a period of at least a century) the complex, multilayered, polyrhythmic, and polymetric designs indigenous to all kinds of West African ritual dance and ensemble music. In other words, the former accentuations of multiple vertically competing metres were drastically simplified to syncopated accents.
The provenance of melody (tune, theme, motive, riff) in jazz is more obscure. In all likelihood, jazz melody evolved out of a simplified residue and mixture of African and European vocal materials intuitively developed by slaves in the United States in the 1700s and 1800s—for example, unaccompanied field hollers and work songs associated with the changed social conditions of Blacks. The widely prevalent emphasis on pentatonic formations came primarily from West Africa, whereas the diatonic (and later more chromatic) melodic lines of jazz grew from late 19th- and early 20th-century European antecedents.
Harmony was probably the last aspect of European music to be absorbed by Blacks. But once acquired, harmony was applied as an additional musical resource to religious texts; one result was the gradual development of spirituals, borrowing from the white religious revival meetings that African Americans in many parts of the South were urged to attend. One crucial outcome of these musical acculturations was the development by Blacks of the so-called blues scale, with its “ blue notes”—the flatted third and seventh degrees. This scale is neither particularly African nor particularly European but acquired its peculiar modality from pitch inflections common to any number of West African languages and musical forms. In effect these highly expressive—and in African terms very meaningful—pitch deviations were superimposed on the diatonic scale common to almost all European classical and vernacular music.
That jazz developed uniquely in the United States, not in the Caribbean or in South America (or any other realm to which thousands of African Blacks were also transported) is historically fascinating. Many Blacks in those other regions were very often emancipated by the early 1800s and thus were free individuals who actively participated in the cultural development of their own countries. In the case of Brazil, Blacks were so geographically and socially isolated from the white establishment that they simply were able to retain their own African musical traditions in a virtually pure form. It is thus ironic that jazz would probably never have evolved had it not been for the slave trade as it was practiced specifically in the United States.
What is Jazz?
Jazz is a kind of music in which improvisation is typically an important part. In most jazz performances, players play solos which they make up on the spot, which requires considerable skill. There is tremendous variety in jazz, but most jazz is very rhythmic, has a forward momentum called «swing,» and uses «bent» or «blue» notes. You can often hear «call—and—response» patterns in jazz, in which one instrument, voice, or part of the band answers another. (You can hear Ella Fitzgerald and Roy Eldridge do «call and response» in Ella’s Singing Class.) Jazz can express many different emotions, from pain to sheer joy. In jazz, you may hear the sounds of freedom-for the music has been a powerful voice for people suffering unfair treatment because of the color of the skin, or because they lived in a country run by a cruel dictator.
THE NATURE OF JAZZ
Jazz musicians place a high value on finding their own sound and style, and that means, for example, that trumpeter Miles Davis sounds very different than trumpeter Louis Armstrong (whose sound you can hear in Louis’s Music Class.) Jazz musicians like to play their songs in their own distinct styles, and so you might listen to a dozen different jazz recordings of the same song, but each will sound different. The musicians’ playing styles make each version different, and so do the improvised solos. Jazz is about making something familiar—a familiar song—into something fresh. And about making something shared—a tune that everyone knows—into somethingpersonal. Those are just some of the reasons that jazz is a great art form, and why some people consider it «America’s classical music.»
THE GROWTH OF JAZZ
Jazz developed in the United States in the very early part of the 20th century. New Orleans, near the mouth of the Mississippi River, played a key role in this development. The city’s population was more diverse than anywhere else in the South, and people of African, French, Caribbean, Italian, German, Mexican, and American Indian, as well as English, descent interacted with one another. African-American musical traditions mixed with others and gradually jazz emerged from a blend of ragtime, marches, blues, and other kinds of music. At first jazz was mostly for dancing. (In later years, people would sit and listen to it.) After the first recordings of jazz were made in 1917, the music spread widely and developed rapidly. The evolution of jazz was led by a series of brilliant musicians such as Louis Armstrong, Duke Ellington (listen to Ellington in Duke’s Music Class), Charlie Parker, and Miles Davis. Jazz developed a series of different styles including traditional jazz, swing (listen, for example, to Benny Carter, who got his start in swing music, in Benny’s Music Class) bebop, cool jazz, and jazz?rock, among others. At the same time, jazz spread from the United States to many parts of the world, and today jazz musicians—and jazz festivals—can be found in dozens of nations. Jazz is one of the United States’s greatest exports to the world.
Что нужно знать о джазе, чтобы сойти за своего: гид по стилю
Сегодня джаз плавно, но настойчиво перетекает в хрустальный музыкальный сосуд с ярлычком «Классика»: приезжие звезды выступают в академических залах, а не знать имя Чарли Паркера или Майлза Дэвиса уже неприлично. Как разобраться в этом музыкальном явлении, если джаз прошел мимо вас?
Понять, кто есть кто в джазе, не так уж просто. Направление коммерчески успешно, а потому нередко о «единственном концерте легендарного Васи Пупкина» кричат изо всех щелей, а действительно важные фигуры уходят в тень. Под напором лауреатов «Грэмми» и рекламы с радио «Джаз» легко потерять ориентиры и остаться равнодушным к стилю. Если вы хотите научиться разбираться в такой музыке, а может, даже и полюбить ее, усвойте самое главное правило: никому не доверяйте.
Выносить суждения о новых явлениях нужно с осторожностью или как Юг Панасье — знаменитый музыковед, который провел черту и заклеймил весь джаз после 50-х, назвав его «ненастоящим». В конечном итоге он оказался неправ, но на популярность его книги «История подлинного джаза» это не повлияло.
Лучше отнестись к новому явлению с молчаливой подозрительностью, так вы точно сойдете за своего: снобизм и приверженность к старому — одна из ярчайших характеристик субкультуры.
В разговорах о джазе часто вспоминают Луи Армстронга и Эллу Фицджеральд — казалось бы, тут не ошибешься. Но подобные ремарки и выдают неофита. Это эмблематичные фигуры, и если о Фицджеральд еще можно говорить в подходящем контексте, то Армстронг — это Чарли Чаплин джаза. Вы же не будете беседовать с любителем артхаусного кино о Чарли Чаплине? А если и будете, то уж во всяком случае не в первую очередь. Упоминание обоих прославленных имен возможно в определенных случаях, но, если кроме этих двух тузов у вас в кармане ничего нет, придержите их и дождитесь подходящей ситуации.
Во многих направлениях бывают явления модные и не очень, но в наибольшей степени это свойственно именно джазу. Зрелому хипстеру, привыкшему выискивать редкие и странные вещи, будет непонятно, почему чешский джаз 40-х — это неинтересно. Найти что-то условно «необычное» и козырять своей «глубокой эрудицией» тут не удастся. Чтобы представлять себе стиль в общих чертах, следует перечислить его основные направления начиная с конца XIX века.
Регтайм и блюз иногда называют протоджазом, и если первый, будучи не совсем полноценной с современной точки зрения формой, интересен просто как факт истории музыки, то блюз актуален до сих пор.
Регтайм — это выписанное нотами произведение, чаще фортепианное и без импровизации, которая теоретически возможна, но до известных пределов; левая рука при исполнении таких композиций играет довольно статичный аккомпанемент — «бас-аккорд». Наиболее популярными стали регтаймы Скотта Джоплина.
Регтаймы Скотта Джоплина
Понятие хонки-тонк тоже имеет отношение к этому стилю: так называли бары с живой музыкой, где нередко исполняли и регтаймы на расстроенных от времени пианино. Сейчас этим затейливым словом чаще обозначают тембр такого инструмента и употребляют его, когда речь идет о стилях, зародившихся в ту эпоху, — буги-вуги, кантри и рок-н-ролле.
Регтайм The Entertainer на хонки-тонк-пианино
Кантри и буги-вуги на хонки-тонк-пианино
Блюзом изначально называли грустную афроамериканскую песню. С течением времени этот жанр превратился в целое направление, которое развивалось скорее как самостоятельный стиль, а не ветвь джаза. Кроме того, блюз — это и джазовая форма, причем одна из наиболее популярных, служащая визитной карточкой любого исполнителя: по импровизации на блюзовую тему его встречают и судят, насколько он хорош.
Жизнерадостный регтайм отличается от печального блюза не только настроением, но и тем, что во втором жанре огромное значение имеет импровизация, хотя в ранних блюзовых формах она или слишком простая, или вовсе отсутствует. Отчасти это объясняет широкую популярность печального стиля в постсоветской России.
И хотя исследователи причиной такого всплеска любви к блюзу в 90-х называют психологическое состояние россиян и тотальное ощущение безнадеги, на деле все может быть куда проще.
Подборка 100 популярных блюзовых песен
Буги-вуги, как и регтайм, — это фортепианный стиль, для которого характерен «ломаный» аккомпанемент в левой руке. Наравне с блюзом он является прямым предшественником ритм-н-блюза и его белого «отпрыска» — рок-н-ролла.
Классический буги-вуги
Как и в европейской культуре, у афроамериканцев музыка делилась на светскую и духовную, и если блюз относился к первой группе, то спиричуэл и госпел — ко второй.
Спиричуэлы более строгие, нежели госпелы, они исполняются хором верующих, часто с аккомпанементом в виде хлопков на четные доли такта — важная черта всех стилей джаза и проблема для многих европейских слушателей, которые хлопают невпопад. Музыка Старого Света чаще всего заставляет нас кивать на нечетные доли. В джазе все наоборот. Поэтому если вы не уверены, что чувствуете эти необычные для европейца вторую и четвертую доли, лучше удержаться от хлопков. Или посмотрите, как это делают сами исполнители, а затем попробуйте повторить.
Сцена из фильма «12 лет рабства» с исполнением классического спиричуэла
Современный спиричуэл в исполнении группы Take 6
Госпелы чаще исполнялись одним певцом, в них больше свободы, чем в спиричуэлах, поэтому они стали популярны как концертный жанр.
Классический госпел в исполнении Махалии Джексон
Современный госпел из фильма «Радостный шум»
В 1910-х годах формируется традиционный, или новоорлеанский, джаз. Музыку, из которой он возник, исполняли уличные оркестры, пользовавшиеся тогда большой популярностью. Значение инструментов резко возрастает, важное событие эпохи — появление джаз-бэндов, небольших оркестров из 9–15 человек. Успех негритянских коллективов мотивировал белых американцев, которые создавали так называемые диксиленды.
Традиционный джаз ассоциируется с фильмами об американских бандитах. Это связано с тем, что его расцвет пришелся на времена сухого закона и Великой депрессии. Один из ярких представителей стиля — уже упоминавшийся Луи Армстронг.
Отличительные черты традиционного джаз-бэнда — устойчивое положение банджо, лидирующая позиция трубы и полноценное участие кларнета. Последние два инструмента с течением времени потеснит саксофон, который станет бессменным лидером такого оркестра. По характеру музыки традиционный джаз более статичный.
Джаз-бэнд Джелли Ролла Мортона
Современный диксиленд Marshall’s Dixieland Jazz Band
Что не так с джазом и почему принято говорить, что никто не умеет играть эту музыку?
Все дело в ее африканском происхождении. Несмотря на то, что к середине XX века белые отстояли свое право на этот стиль, до сих пор распространено мнение, что афроамериканцы обладают особым чувством ритма, позволяющим им создавать ощущение раскачивания, которое называется «свинг» (от англ. to swing — «раскачивать»). Спорить с этим рискованно: большинство великих белых пианистов начиная с 1950-х и до наших времен прославилось благодаря своему направлению или интеллектуальным импровизациям, выдающим глубокую музыкальную эрудицию.
Поэтому если в беседе вы упомянули белого джазиста, говорить что-то вроде «как он здорово свингует» не стоит — ведь он свингует либо нормально, либо никак, такой вот обратный расизм.
А само слово «свинг» слишком поистерлось, произносить его лучше в самую последнюю очередь, когда это наверняка уместно.
В конце 20-х наступает эпоха свинга, которая продлится два десятилетия. Нельзя сказать, что в традиционном джазе его не было, — скорее, он присутствовал только в солирующей партии каждого инструмента, тогда как ритмическая секция — чаще всего контрабас, барабаны, фортепиано и гитара — играли статический аккомпанемент с акцентом на каждую долю.
В свинге как стиле появляется более четкое разделение на секции. Например, медные духовые: трубы, тромбоны и саксофоны — часто играли tutti (все вместе), выделяя характерный ритмический рисунок. А ритм-группа подчеркивала вторую и четвертую доли, за счет чего возникало особое ощущение времени. Одними из самых популярных бэндов того времени были оркестры под управлением Бенни Гудмена, Гленна Миллера и Дюка Эллингтона.
Каждый джазист обязан уметь исполнять «джазовые стандарты» (главные мелодии, или, иначе, evergreen), которые, однако, делятся на оркестровые и ансамблевые. Например, In the Mood относится скорее к числу первых.
In the Mood. Исполняет оркестр Гленна Миллера
Тогда же появляются знаменитые произведения Джорджа Гершвина, которые считаются и джазовыми, и академическими одновременно. Это «Рапсодия в стиле блюз» (или «Голубая рапсодия»), написанная в 1924 году, и опера «Порги и Бесс» (1935), знаменитая своей арией Summertime. До Гершвина джазовые гармонии использовали такие композиторы, как Чарлз Айвз и Антонин Дворжак (симфония «Из Нового Света»).
What is jazz music
Что такое джаз, история джаза
Историю джаза и множество интересных фактов читайте на нашей странице.
Джаз – что это такое
Джаз – это направление в музыке, которое возникло в США в самом начале XX века. В нем тесно переплетаются ритмы, обрядовые песнопения и рабочие песни афроамериканцев, а также гармоническая составляющая, присущая музыке белых переселенцев. Другими словами, это импровизационный жанр, появившийся в результате смешивания западноевропейской и западноафриканской музыки.
В чем особенности джазовой музыки?
Первая и самая важная особенность – это импровизация. Музыканты должны уметь импровизировать как в оркестре, так и соло. Еще одна не менее значимая черта – полиритмия. Ритмическая свобода, пожалуй, это главнейший признак джазовой музыки. Именно такая независимость вызывает у музыкантов ощущение невесомости и непрерывного движения вперед. Вспомните любую джазовую композицию? Кажется, что исполнители непринуждённо наигрывают какую-то чудесную и приятную на слух мелодию, никаких строгих рамок, как в классической музыке, только удивительная легкость и расслабленность. Конечно, в джазовых произведениях, как и в классических, есть свои правила, однако, благодаря синкопированному мелодизму и особому ритму, который называется свинг (от англ. качание) и возникает такое необычайное ощущение свободы. Что еще важно для этого направления? Конечно же бит, то есть регулярная пульсация.
Популярные джазовые композиции
«Chattanooga Choo Choo». Песня, сочинённая поэтом Маком Гордоном и композитором Гарри Уорреном, впервые была записана джаз-оркестром Гленна Миллера в мае 1941 года. Прозвучавшая в том же году в фильме «Серенада Солнечной долины», она сразу заняла высшую строчку хит-парадов США, а вскоре пластинка с композицией стала первым «золотым диском» в истории грамзаписи, так как её продажи значительно превысили миллион экземпляров.
«Caravan». Одна из самых известных композиций, написанная Дюком Эллингтоном в творческом тандеме с Хуаном Тизолом в 1936 году, признана джазовым стандартом. Популярность пьесы среди музыкантов настолько велика, что в нынешнее время сложно перечислить все кавер-версии и аранжировки, сделанные неравнодушными к ней джазменами.
История джаза
После гражданской войны 1861 – 1865 годов в США отменили рабство, но такие перемены не облегчили жизнь темнокожего населения страны. Афроамериканцам в поисках заработка приходилось слоняться из города в город. По дорогам страны стали колесить минстрел-шоу с чернокожими музыкантами, которые веселили случайно собравшуюся публику песнями и танцами, например, такими как кейкуок, впоследствии явившимся предшественником регтайма, одного из важнейших источников джаза. Примерно в то же время как отражение горестной жизни темнокожих граждан Америки зародился блюз – песни одиночества и отчаяния, явившиеся ещё одной первостепенной составляющей джазовой музыки. Так длительное взаимодействие африканской музыкальной культуры, которая отличалась импровизационностью, пластикой и ритмичностью, а также американской народной музыки белых переселенцев с присущей ей гармонией и мелодичностью, привело к возникновению в самом конце XIX столетия совершенно нового музыкального направления, в дальнейшем получившего название джаз.
Колыбелью джазовой музыки принято считать Новый Орлеан. Именно в этом южноамериканском городе в самом начале двадцатого столетия диковинный околоэтнический стиль стал значительно преобразовываться. Основоположниками новоорлеанского джаза, который впоследствии получил название «традиционный», а также «диксиленд», были Джелли Ролл Мортон, Бадди Болден и Кид Ори. Благодаря творчеству этих музыкантов «синкопированная музыка» стала стремительно набирать популярность и активно распространяться по стране.
Конечно же, такой отход свинга от черт, присущих раннему джазу, от национальных мелодий, вызвал недовольство у некоторых знатоков джазовой музыки. Именно поэтому биг-бэндам и исполнителям свинга начинает противопоставляться игра небольших ансамблей, в которые входили только чернокожие музыканты. Таким образом, в 1940-е возникает новый стиль бибоп, ярко выделяющийся среди других направлений джазовой музыки. Ему были присущи невероятно быстрые мелодии, долгая импровизация, сложнейшие ритмические рисунки. Среди исполнителей этого стиля выделяются фигуры Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи.
Начиная с 1950 г. джаз начал развиваться по двум разным направлениям. С одной стороны, приверженцы классического джаза решили вернуться к традиционной музыке и, отодвинув в сторону бибоп, создали кул-джаз, который отличался эмоциональной сдержанностью. С другой стороны, вторая линия продолжила развивать бибоп. На этой основе возник хард-боп, возвращающий традиционные фольклорные интонации, четкий ритмический рисунок и импровизацию. Этот стиль развивался совместно с такими направлениями, как соул-джаз и модальный джаз. Они сильнее всего приблизили музыку к блюзу.
В 1960-е проводятся различные эксперименты и поиск новых форм. В результате появляется джаз-рок и джаз-поп, совмещающие два разных направления, а также фри-джаз, в котором исполнители вовсе отказываются от регуляции ритмического рисунка и тона. Среди музыкантов этого времени прославились Орнетт Коулман, Уэйн Шортер, Пат Метэни.
В последующие годы джаз продолжал своё интенсивное развитие. Возникли новые стили, среди которых смуз-джаз, эйсид-джаз, джаз-фанк, ню-джаз, дарк-джаз. В результате на сегодняшний день в джазе насчитывается более сорока самых разнообразных стилевых ответвлений.
Джаз в России
Первое знакомство с джазовой музыкой в Советской России произошло 1 октября 1922 года, когда театральный деятель Валентин Парнах, вернувшись из Парижа, организовал первое выступление, сформированного им ««Первого в РСФСР эксцентрического джаз-банда». Этот коллектив просуществовал не долго, но на смену ему пришли большие оркестры Александра Цфасмана и Леопольда Теплицкого. Исполняемые ими концертные программы в основном состояли из модных танцев, таких как фокстрот и чарльстон, а также джазовых переложений произведений композиторов-классиков и эстрадных композиций современных зарубежных авторов.
Поскольку популярность таких коллективов в СССР быстро набирала обороты, то в следующие годы были созданы ещё несколько больших джазовых оркестров, среди которых «ТЕА-джаз» Леонида Утёсова, «Ленинградская джаз-капелла» Георгия Ландсберга и Бориса Крупышева. Немного позднее сформированы оркестры Якова Скоморовского, Александра Варламова, а в 1938 году Государственный джаз-оркестр СССР под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого.
Интересные факты
Даже сегодня джаз непрерывно и динамично развивается, появляется множество направлений и стилей. Эта музыка продолжает вбирать в себя звуки и мелодии со всех уголков нашей планеты, насыщая ее все новыми и новыми красками, ритмами и мелодиями.
Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:
What is jazz music
Jazz is a uniquely American style of music that developed in the early twentieth century in urban areas of the United States. As it grew in popularity and influence, jazz served as a means of bringing young people together. It has always created and sustained artistic subcultures, which have produced new and increasingly sophisticated artistry. As a pervasive and influential musical style, jazz has at times been a great social leveler and unifier. It has melded black and white citizens in a love of fast, rhythmic music, which was first proliferated through radio and the recording industry. Jazz became the basis for most social dance music and also provided one of the first opportunities for public integration.
Jazz first emerged in the black cultures of New Orleans from the mixed influences of ragtime (songs with a syncopated rhythm), blues, and the band music played at New Orleans funerals. The term jazz or jass derives from a Creole word that means both African dance and copulation. The term jazz referring to peppy dance music first appeared in a March 1913 edition of the San Francisco Bulletin, an appearance that indicates jazz ’ s rapid spread as a popular musical genre as well as its connection to dancing and nightlife. Developed by such innovative musicians as Buddy Bolden (1877 – 1931) in New Orleans in the first decade of the twentieth century, jazz had moved west, east, and north to Chicago by 1919. Spread by such New Orleans jazz groups and performers as King Oliver (1885 – 1938) and his Creole Jazz Band and Jelly Roll Morton (1890 – 1941), jazz first became popular in the nightclub cultures of big cities. King Oliver ’ s band in Chicago was soon joined by a young Louis Armstrong (1901 – 1971), who pioneered the rapid rhythmic jazz style called hot jazz. White musicians such as Bix Beiderbecke (1903 – 1931), Jack Teagarden (1905 – 1964), and Joe Venuti (1903 – 1978) began to copy the jazz style of New Orleans bands, and soon jazz was an American national phenomenon, appealing to sophisticates and young audiences around the country.
Jazz evolved simultaneously in the 1920s in New Orleans, Chicago, and Kansas City, performed by both black and white ensembles and orchestras. As it developed from its Dixieland forms, jazz styles ranged from the hot jazz of Louis Armstrong to the “ symphonic ” jazz of Paul Whiteman ’ s (1890 – 1967) band. Hot jazz, one of the first influential developments of jazz, featured a strong soloist whose variations on the melody and driving momentum were accompanied by an expert ensemble of five or seven players. The idea of soloists playing in relation to backup ensembles also worked easily with larger bands, which began to form in the 1920s.
Fletcher Henderson (1897 – 1952) and Duke Ellington (1899 – 1974) established black jazz orchestras that began performing at prominent nightclubs in Chicago and New York. Henderson employed some of the most accomplished jazz musicians of his time, including Armstrong and saxophonist Coleman Hawkins (1904 – 1969). Ellington, who began as a piano player, established another orchestra, noted for its sophistication in its long-running appearance at New York ’ s Cotton Club. Paul Whiteman, a successful white California orchestra leader, adapted jazz for his larger dance orchestra, which became the most popular band of the 1920s. Whiteman was interested in distinguishing a high art jazz as represented by George Gershwin ’ s (1898 – 1937) Rhapsody in Blue (1924, which Whiteman had commissioned for his orchestra) from what he thought of as the cruder jazz of such white jazz ensembles as the Original Dixieland Jazz Band. The Original Dixieland Jazz Band, booked into New York in 1917, was one of the first successful jazz groups.
Live band appearances and a booming recording industry increased jazz ’ s audience, as did Prohibition, which paradoxically made nightlife even more fashionable. Associated with nightclubs and nightlife, jazz became attractively exotic both in the United States and in Europe. Popular jazz bands traveled widely, playing at all kinds of venues from dancehalls and nightclubs to restaurants. The rapidly growing record industry quickly became interested in jazz performers. Such artists as Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Paul Whiteman, Benny Goodman (1909 – 1986), Duke Ellington, Fletcher Henderson, and others made records that reached audiences who did not venture into city nightlife.
The Great Depression, however, took its toll on smaller and less successful jazz bands, black bands more than white bands. With the advent of swing music, many white bands could continue to prosper, but many black bands had more difficulty finding large audiences. They were less commercially successful in general, since most black orchestras did not have the mainstream connections and recording contracts of white bands. In addition, Jim Crow segregation laws kept black orchestras separate from white orchestras. For these reasons, many black jazz musicians went to Europe in the 1920s and 1930s, where they were welcomed. Coleman Hawkins and clarinetist Sidney Bechet (1897 – 1959) both played in Europe, where audiences were captivated by the erotic suggestiveness of jazz.
Swing, a jazz-inflected dance music, developed in the 1930s and was hugely popular during World War II (1939 – 1945). Swing jazz was designed for larger musical groups. It continued hot jazz ’ s back-and-forth between a solo player and the supporting ensemble, but it framed and balanced the solo with a more structured accompaniment, which often involved a musical battle between various sections of the band. Swing developed gradually, but Benny Goodman ’ s August 21, 1935, performance at the Palomar Ballroom in Los Angeles is often considered swing ’ s debut. Its popularity established swing as a dance music and style that cut across classes and races. Swing bands — known as Big Bands — also employed band singers, many of whom became hugely popular in their own right. Frank Sinatra (1915 – 1998), for example, caused riots during his appearances with the Tommy Dorsey Band, while Bing Crosby (1903 – 1977), Ella Fitzgerald (1917 – 1996), Billie Holiday (1915 – 1959), Doris Day, and Rosemary Clooney (1928 – 2002) all became stars in their own right.
Female singers, especially Fitzgerald and Sarah Vaughn (1924 – 1990), had a larger part in the evolution of jazz than most women did. Since its inception, innovations in jazz seemed to come mainly from those who played wind instruments — trumpet players Louis Armstrong, Dizzy Gillespie (1917 – 1993), and Miles Davis (1926 – 1991); saxophonists Charlie Parker (1920 – 1955) and John Coltrane (1926 – 1967); and clarinetist Benny Goodman. Players of other instruments, such as piano, drums, bass, and guitar, though enjoying roles as soloists, were primarily responsible for maintaining the driving rhythm of jazz pieces. Until they became prominent as jazz vocalists, women musicians seemed to have little role as jazz artists or innovators. Although they occasionally played in jazz groups, women musicians were most often pianists, such as Louis Armstrong ’ s wife, Lillian Hardin (1898 – 1971). The introduction of female vocalists whose role was increasingly like that of other featured wind instruments broadened the dimensions of jazz. Scat singing, or singing nonsense syllables, which had been used earlier by Ethel Waters (1900 – 1977), Edith Wilson (1896 – 1981), and Louis Armstrong, made the voice sound more like a jazz instrument. Melodic voice improvisation developed by such women vocalists as Adelaide Hall (1904 – 1993), Ivie Anderson (1905 – 1949), and most notably Fitzgerald made the voice an instrument and an important part of the jazz repertoire. Vocalist Billie Holiday added her own brand of blues inflected improvisation, phrasing like a wind player and injecting fun and suggestiveness into the music. In the 1940s two other vocalists, Dinah Washington (1924 – 1963) and Sarah Vaughn, added their own imprimatur to jazz: Washington imported a powerful clarity from gospel music, and Vaughn further developed the voice as an instrument in the context of bebop.
The popularity of swing music beginning in the 1930s also enabled bands to cross color lines. Before swing, bands mostly played to audiences of their own race, but with swing, white audiences began to follow black bands as well. In the mid-1930s, Benny Goodman integrated his jazz ensemble, working with Teddy Wilson (1912 – 1986), a pianist, and Lionel Hampton (1908 – 2002), a vibraphonist. Because jazz musicians knew, admired, and even borrowed one another ’ s work, jazz ensembles were among the first integrated public performance groups.
Swing also helped moor up the national mood both during both the Depression and the Second World War. Armed Services Radio broadcast swing music to soldiers. Although musicians and record companies were at a standoff over musicians ’ royalties for airplay in 1942, a special V-Disc program produced records for the use of the military.
After the war, many musicians who had begun their careers in swing bands — including Charlie Parker and Dizzy Gillespie — began exploring a more frenetic smallensemble form of jazz known as bop. With such younger artists as Miles Davis and Art Blakey (1919 – 1990), bop developed as a more hard-driving, difficult jazz characterized by the prominence of soloists who played rapid complex improvisations in business suits. Bop was primarily the bailiwick of black musicians, who were rescuing the form from the pleasant popularity of swing and who would, with their development of hard bop or bebop and cool jazz, turn jazz into something more intellectual, difficult, and soulful. These later forms became a connoisseur ’ s jazz, played again in smaller clubs and establishing jazz artists as the avant-garde of music. Such beat artists as Jack Kerouac (1922 – 1969) extolled bop jazz as representing an expression of soul that beat writers wished to emulate by breaking down traditional forms.
Despite its often improvisational character, jazz benefited from a number of talented composers. Instrumentalists such as Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Charles Mingus (1922 – 1979), Miles Davis, Horace Silver, Thelonious Monk (1917 – 1982), Sun Ra (1914 – 1993), Wayne Shorter, and Randy Weston contributed to the growing body of jazz music, as did Duke Ellington and his collaborator Billy Strayhorn (1915 – 1967). Ellington and Strayhorn, both pianists, forged a productive association, writing Ellington ’ s theme song, “ Take the ‘ A ’ Train ” (1941), as well as other well-known favorites played by the Ellington orchestra. More recently, other composers have continued jazz ’ s evolution, including Jeff Wains and Wynton Marsalis.
Jazz had also long incorporated a broader base of musical styles and influences, so even as it became cool and increasingly sophisticated, it also dipped again and again into a variety of sources, renewing itself and extending its influence into more popular musical forms. As Dizzy Gillespie developed bop, he also infused his music with Afro-Cuban jazz rhythms and musicians. Chano Pozo (1915 – 1948), a Cuban percussionist, joined Gillespie ’ s band in 1947, and the addition of Pozo and a wide array of Latin percussion instruments, such as the congas, bongos, timbales, and claves, produced complex and rapidly moving pieces. Latin musicians such as trumpet player Arturo Sandoval also joined Gillespie. In the 1950s Puerto Rican percussionist Tito Puente (1923 – 2000) and Cuban musicians Chico O ’ Farrill (1921 – 2001) and Chucho Vald é s played Latin mambo in New York, influencing both big band and jazz ensemble sounds. In the early 1960s Brazilian jazz, called bossa nova, emerged in the United States. Jo ã o Gilberto and Antonio Carlos Jobim (1927 – 1994) brought the style to the United States, and their work was taken up by saxophonist Stan Getz (1927 – 1991). Miles Davis worked with Brazilian drummer Airto Moreira, and in the 1990s Roy Hargrove incorporated Afro-Cuban elements in his Crisol project. The influence of Latin rhythms and styles enlarged the appeal of jazz, making it more joyous and rhythmic, and via such forms as bossa nova, linking it to more mainstream styles.
As jazz became more esoteric, it became more sophisticated than popular. Although it continued to influence the styles of newer music, such as rock and roll, its audience shrank to those who could appreciate its difficulties, and jazz no longer played as direct a role in the evolution of popular music. It retained its links to nightclubs, but lost its aura of carefree joy. Jazz musicians of the 1950s, 1960s, and 1970s became associated with the innovations and countercultural sentiments of the beats. Some, such as pianist Dave Brubeck and saxophonist Paul Desmond (1924 – 1977), became campus favorites, touring with their jazz quartet around Midwest college campuses in the 1950s. In its links to countercultural art and lifestyles, as well as to a more intellectual milieu, jazz also became associated with civil rights efforts, Black Nationalism, and other radical movements of the 1960s and 1970s. Although jazz musicians (like many performers) had long been linked to drugs and less-than-suburban lifestyles, as drugs became an openly rebellious facet of the hippie and youth movements of the 1970s, they became a part of the myth of jazz as well.
At the same time, jazz also became more academic and respectable as a high culture phenomenon. Music conservatories and universities began offering courses in jazz history and composition and training jazz musicians. Such renowned institutions as the Berklee College of Music in Boston, the Juilliard School in New York City, and the Eastman School of Music in Rochester, New York, as well as numerous universities in the United States and throughout the world, train jazz musicians.
Jazz of the later twentieth century continued to develop multiple styles — free jazz, soul jazz, jazz-rock fusion — that represented attempts to reclaim jazz as a specifically black musical tradition, even though jazz continued to be an integrated effort. Jazz groups again became smaller ensembles and their work became more experimental and aimed at appreciative listeners rather than at dancing. Jazz clubs developed in larger cities; the clubs attract audiences of jazz lovers but not nearly the kind of widespread adulation given to swing. In the 1990s Wynton Marsalis and his brother Branford Marsalis led a renaissance in the widespread popularity of jazz. Wynton Marsalis, a classically trained trumpet player, won Grammy Awards in both classical and jazz categories. More important perhaps was his energetic advocacy of jazz as a central genre of American music. Collaborating with documentary filmmaker Ken Burns, Wynton Marsalis contributed his own more conservative perspective to Burns ’ s twenty-hour documentary, Jazz (2001). Some musicians, such as Miles Davis, thought that Marsalis ’ s ideas of a pure jazz were too conservative, but Marsalis has certainly been responsible for the revival of jazz as an important musical form.
As it has throughout its history, jazz continues to find talented and innovative musicians who continue to reinvent and redefine jazz. Becoming increasingly international and opening slightly to greater participation by women musicians, jazz continues to influence developing musical styles, but its mixture of styles, its contributions to racial integration, and its establishment of a uniquely American form as a central influential musical tradition already form its legacy.
SEE ALSO Music, Psychology of; Popular Music; World Music
BIBLIOGRAPHY
Erenberg, Lewis. 1998. Swingin ’ the Dream: Big Band Jazz and the Rebirth of American Culture. Chicago: University of Chicago Press.
Giddings, Gary. 1998. Visions of Jazz: The First Century. New York: Oxford University Press.
Shack, William. 2001. Harlem in Montmartre: A Paris Jazz Story between the Great Wars. Berkeley: University of California Press.
Shipton, Alyn. 2001. A New History of Jazz. London: Continuum.
Szwed, John. 2000. Jazz 101: The Complete Guide to Learning and Loving Jazz. New York: Hyperion.
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2000. Jazz: A History of America ’ s Music. New York: Knopf.